Ни дня без кисти. Как рисовать часто и понемногу, сохранять свежий взгляд, не бояться экспериментов, быть уверенным и свободным в творчестве Марин Кэрол
Необязательно строго придерживаться этих пропорций. Полимеризованное масло несколько плотнее льняного (по сути это насыщенное льняное масло приблизительно той же плотности, что и меласса[2]), и если окажется, что смеси не хватает плотности, оно вас здорово выручит. Если смесь становится слишком маслянистой, добавьте уайт-спирит – в любом случае вам придется сделать это, так как уайт-спирит постепенно испаряется, особенно если медиум остается незакрытым. Хотя я всегда закрываю флакон, но все равно раз в месяц добавляю уайт-спирит.
Важно развить чутье, сколько разбавителя добавлять в краску. Если переборщить, краска станет жидкой. Каждый раз при смешивании краски я макаю уголок кисти в разбавитель – так, чтобы она слегка коснулась поверхности, смешиваю с комочком на палитре и лишь затем делаю мазок.
1. Ингредиенты масляного разбавителя для красок: уплотненное масло, льняное масло и уайт-спирит без запаха.
2. Для чистки кистей я использую моющее средство для деревянных полов и теннисный мяч, разрезанный надвое. Если краска на кистях сильно затвердела, я кладу их в емкость на 24 часа. Действует волшебно!
Чистка кистей
Много лет я использовала для промывания кистей специальную жидкость, пока один из студентов не посоветовал мне попробовать средство для мытья деревянных полов. Оно быстрее очищает, хорошо смягчает и восстанавливает кисть.
И еще: если вы забыли вымыть кисти (со мной это случается регулярно) и на следующий день обнаружили, что они стали твердыми как камень, просто наполните емкость моющим средством, положите туда кисти щетиной вниз (но так, чтобы средство не попадало на металлический ободок), оставьте там на двадцать четыре часа и потом промойте как обычно – вся краска сойдет. Этот метод подходит для чистки кистей от масляных и акриловых красок, а также для очистки от краски одежды!
Много лет назад, когда я искала наиболее удобный способ работы с красками, моему мужу пришла в голову великолепная идея разрезать теннисный мяч пополам и использовать внутреннюю часть половинок для мытья кистей. Теперь я могла не пачкать руки, быстро и осторожно стирая краску со щеток внутренней резиновой поверхностью мяча.
Освещение
Студия
Моя студия находится в дождливом западном Орегоне, поэтому я не полагаюсь на естественное освещение во время работы. Даже в жарком Техасе, живя в лесу, я столкнулась с тем, что деревья сильно мешали проникновению солнечных лучей. В течение нескольких лет я пользуюсь дополнительными источниками света, а именно флуоресцентными лампами у окон, выходящих на север. Прямо над мольбертом висит большой светильник, чтобы на картине не появлялись тени или блики. Я покупаю лампы дневного света и самый дорогой светильник, имеющийся в продаже, чтобы не было никакого мерцания и гудения.
Слишком яркий свет заставляет меня бессознательно рисовать в более темных тонах. Поэтому я сократила количество ламп в светильнике с четырех до одной. Недавно я экспериментировала с двумя лампами (одна дает теплый свет, другая холодный) и закрывала часть светильника фольгой, чтобы уменьшить количество падающего света. Выглядело не очень симпатично, но работало. Если у вас такой проблемы нет, используйте столько света, сколько вам нужно.
1. Из-за того, что моя живопись получается слишком темной при чрезмерно ярком освещении, я закрываю часть светильника с флуоресцентным освещением фольгой. Не очень красиво, зато работает.
2. Мои любимые лампы для освещения натюрмортов: Sylvania для интенсивного освещения, флуоресцентная EcoSmart, светодиодная Philips.
Натюрморт
Обдумывая освещение объектов натюрморта, вы оказываетесь перед широким выбором вариантов, включая естественное освещение. Некоторые предпочитают «северный свет»[3], но я думаю, все зависит от того, какое настроение вы хотите передать. Я предлагаю попробовать разные лампы, пока вы не остановитесь на одной или нескольких, которые вам больше всего понравятся. У меня таких три, ими я пользуюсь регулярно: Sylvania 39W, 2800K для прожекторного освещения; спираль флуоресцентная EcoSmart 27W, 500K; Philips 60W, 3000K LED, светодиодная, ярко-белая.
Интенсивное освещение, прожектор, создает горячий воздух и сильные, резкие тени, внося элемент драматичности. У него желтый свет. Им я пользуюсь большую часть времени. Для вашего сведения: при слишком сильном накале некоторые предметы натюрморта могут «свариться».
Более мягкое флуоресцентное освещение лучше использовать для таких хрупких объектов, как цветы. Эта лампа дает белый свет и немного отливает голубым.
Светодиодное освещение не столь направленное, как прожекторное, и не создает такого драматического эффекта. Лампа не бьется при падении (большой плюс в моих поездках на мастер-классы) и не нагревается, что хорошо при работе с вянущими объектами.
Часто я использую интенсивный свет (прожектор), непосредственно направленный на объект, а также флуоресцентный, направленный на угол фотобокса[4], вместе с голубым фильтром «северный свет» для создания холодного рассеянного света. Он делает тени более голубыми.
Фотобокс
Впервые взявшись за натюрморты, для стабилизации объектов я использовала сложную комбинацию коробок. Однако, увидев, как неоправданно много времени на это уходит и насколько конструкция неустойчива, что в свою очередь нарушает душевное равновесие, я попросила мужа что-нибудь придумать. Мне хотелось чего-то простого, что можно было бы легко поднять и опустить и позволяло бы блокировать свет верхних ламп.
После нескольких пробных экземпляров я остановилась на фотобоксе, которым пользуюсь по сей день. Он сделан из ПВХ и фанеры, установлен на крепкой треноге и может опускаться и подниматься с помощью кривошипной рукоятки, что дает разный уровень обзора – как на уровне глаз, так и с высоты. Я окутываю фотобокс тканью, чтобы заслонить верхний свет, – вначале белой, а потом темной. Белая материя заставляет свет «скакать», отражаясь от светлых стен фотобокса, тогда как черная более основательно блокирует верхний свет. С помощью лампы на длинном гибком держателе я направляю свет в нужное мне место. Другой лампой я освещаю угол фотобокса.
Мой фотобокс с натюрмортом «Подсолнухи». Для этой постановки использована прожекторная лампа, направленная на предметы, и маленькая флуоресцентная с голубым фильтром «северный свет», направленная в угол фотобокса.
Прочие принадлежности
Бумажные полотенца – незаменимая вещь в работе с любыми материалами. Я пробовала много разных, остановилась на тех, которые не рвутся и не комкаются.
Рядом со мной всегда находится контейнер с влажными салфетками. Я пользуюсь ими главным образом для того, чтобы стирать краску с кожи или с держателя доски, когда перехожу к другой картине. Предпочитаю детские влажные салфетки без запаха.
Если предстоит перелет
К сожалению, брать в самолет уайт-спирит и вообще что-либо воспламеняющееся запрещено. Следовательно, его придется покупать на месте, или пересылать заранее, или одалживать. Это ужасно неудобно, но что поделаешь, таков удел путешествующих художников.
В багаж я сдаю все тюбики с красками, уложенные в непромокаемый контейнер Tupperware или мешочек Ziploc. Сумка занимает меньше места, но выглядит не очень симпатично. Я кладу туда и паспорт безопасности. Его можно найти на сайте производителя красок. В основном он нужен для того, чтобы все знали, что краски не взорвутся в самолете. Службу безопасности полетов он вполне удовлетворяет.
Мой «модный» пенал для кистей сделан из виниловой трубки. Однажды я случайно оставила его привязанным к задней стенке рюкзака. Огромный парень из службы безопасности коснулся моего плеча и спросил: «Мадам, что это?» Я ответила: «Неужели нельзя проносить кисти в самолет?» Он сказал: «Нет, я не об этом… просто… вы знаете, на что похожа эта штука?» Совершенно очевидно, что она была похожа на запрещенную к провозу в самолете вещь (на самодельную бомбу?). Но все-таки пропустил. Приятный молодой человек.
В рюкзаке лежат походный мольберт со стеклом и ноутбук. Эти вещи всегда со мной, и я уверена, что они ни обо что не бьются. Там же и светодиодная лампа. Иногда служба безопасности осматривает ее по нескольку раз, но затем всегда пропускает.
Кадриль. 2008. Масло, доска. 6 6 см.
3. Объект имеет значение
Художники, пишущие ежедневно, выбирают для картины любые объекты и пользуются самыми разными материалами для их изображения. Совершенно невозможно описать их все, но вы можете получить представление о том, насколько широк ваш выбор, из предложенного ниже списка жанров. Я также попросила некоторых своих коллег рассказать об их методах работы. Все объекты можно условно разделить на шесть основных категорий. Конечно, это не исчерпывающий список, в выборе объекта вы ограничены только собственной фантазией! Однако это основные жанры, представленные на dailypaintworks.com, и они пользуются равной популярностью как среди художников, так и среди покупателей.
1. Натюрморт и живые цветы.
2. Пейзаж (в том числе морские виды и изображения неба).
3. Животные.
4. Люди (в том числе портреты, спортивные сценки, изображения детей и человеческой фигуры в любом контексте).
5. Автомобили и здания (в том числе интерьеры и городской пейзаж).
6. Абстрактные картины.
Некоторые из материалов и техник:
• масло;
• акрил;
• акварель;
• пастель;
• смешанная техника;
• ручка и тушь;
• графит;
• гуашь;
• печатная графика;
• цветной карандаш;
• уголь;
• граттаж[5];
• коллаж.
Опять же, это далеко не полный список, но из него можно получить представление о разных направлениях. Один мой друг делает в день по мозаике, а другой, гончар, – по керамическому горшку. Ежедневные занятия искусством, независимо от его вида, всегда идут на пользу.
Натюрморт и живые цветы
Натюрморт – очень популярный жанр, я люблю его больше остальных. Мне он нравится за то, что все находится под моим контролем. Я могу разложить предметы так, как мне хочется, выбрать любой фон, источник и угол падения света, писать с натуры или по фотографии и т. д. Меня привлекают яркость фруктов, цветов, орнамента ткани и их сочетание.
Виктор Тристант – художник, пишущий ежедневно, из Испании. Работает в разных жанрах, в том числе и натюрморта. Он говорит: «Мне нравится создавать другой мир, просто изменив расположение обычных предметов в постановке. В ограниченном пространстве рассказываются бесконечные истории». Виктор заворожен идеей тромплея – создания оптической иллюзии глубины пространства на плоскости картины. «Я стараюсь расположить предметы таким образом, чтобы усилить ощущение их веса и объема». Виктор пишет как с натуры, так и по фотографии, но во втором случае считает огромным преимуществом возможность сделать сотню кадров для каждой постановки. И предметы на фотоизображении не завянут, не потускнеют и не утратят тех качеств, которые изначально вас очаровали. «Прежде чем композиция покажется удачной, мне приходится много раз переставлять объекты. К тому же, если надолго оставить композицию без присмотра, мой кот может ее съесть», – рассказывает Виктор.
Многие считают, что натюрморт – жанр для начинающих. Не могу не согласиться с тем, что новичкам проще всего будет начать именно с него, по множеству причин. Как правило, постановка может стоять довольно долго без видимых изменений. Вы не зависите от положения солнца на небе и меняющихся каждый час теней, как при работе над пейзажем. И объект изображения, скорее всего, будет неподвижным, в отличие от вашей собаки.
Еще одно преимущество натюрморта – пропорции и точность не играют решающей роли. Если вы взялись писать портрет вашей тети Линды, по завершении работы вам могут быть предъявлены претензии по поводу размера и формы носа, а яблоко вряд ли пожалуется. И зритель никогда не узнает, что груша получилась слишком толстой, а ваза – слишком высокой.
Вы также можете работать со всеми удобствами у себя дома. Если вы новичок в живописи, мысль о том, что надо собрать все необходимое и идти с этим на улицу, где все будут на вас смотреть, может пугать вас. Даже если у вас уже есть некоторый опыт, иногда погода совершенно не располагает к прогулкам, и это отличный повод попробовать себя в жанре натюрморта.
Виктор Тристант. Пирамида из фруктов. 2012. Масло, деревянная панель. 24 19 см.
Джули Оливер обожает натюрморты, потому что «можно заставить цвета и формы вести друг с другом диалог». Она говорит: «Вероятно, это вопрос личных предпочтений, но только натюрморт дает мне ощущение полного контроля над предметами. По завершении картины объект остается в моей памяти, и я все чаще замечаю, что могу написать его по памяти». У Джули насыщенные, прекрасные картины маслом, акрилом, акварелью и другими материалами. Она предпочитает работать с натуры, поскольку уверена, что фотографии «не способны правильно передавать объем, и иногда тени на них могут получаться ужасно».
Джули Оливер. Бархатцы и циннии. 2012. Масло, холст. 15 20 см.
Рэймонд Логан – другой замечательной художник, предпочитающий этот жанр по той же причине, что и я, – из-за полного контроля над процессом. Он говорит: «Все эти исполненные кротости предметы отдаются мне на милость, готовые к повиновению, чтобы разместиться и быть освещенными согласно моему желанию». Также Рэймонд замечает, что «писать натюрморты с едой – отдельное удовольствие, потому что позже можно будет их съесть. Возможно, по этой причине я никогда не пишу выпечку – не могу дотерпеть до завершения картины». На мой вопрос, предпочитает он работать с натуры или по фотографии, он ответил так: «Я люблю писать с натуры. Если я потрачу достаточно времени на создание удачной постановки, и освещение будет идеальным, и я подберу правильные параметры экспозиции и т. д. и т. п., фотография сама по себе станет произведением искусства. А зачем создавать произведение искусства, пользуясь для этого произведением искусства, на создание которого я уже потратил кучу времени?»
Рэймонд Логан. Старый телефонный аппарат фирмы Automatic Electric. 2013. Масло, деревянная панель. 10 15 см.
Кара Бигда в детстве играла в игру, по правилам которой один участник должен нарисовать предмет, находящийся в комнате, а остальные отгадывали, что это. Она не уверена, стало ли это причиной ее увлечения натюрмортом, но какое-то влияние, несомненно, оказало. Кара создает изумительные акварели, выбирая для них самые разные объекты, в том числе людей, животных и здания, но большинство из них – натюрморты. Она рисует фрукты, кексы, игрушки, обувь (как Madden girls[6] на иллюстрации ниже), бутылки, цветы и т. д. Кара предпочитает натюрморт потому, что «изображать трехмерные объекты и без того достаточно сложно, чтобы еще биться над изменяющимся освещением на пленэре. Я люблю прорабатывать детали, и обилие мелких элементов в природе меня совершенно ошеломляет. Я просто не в состоянии обобщать их в простые формы, и если я рисую, скажем, дерево, то прорисовываю каждый листик (безумие!), то очень быстро наскучивает и начинает раздражать».
Кара Бигда. Madden girls. 2012. Акварель, бумага. 20 20 см.
Возможно, вы не считаете подходящим объектом для натюрморта цветы, пока они не в вазе, но среди художников, пишущих ежедневно, они очень популярны, поэтому я решила рассказать о них в этом разделе. Одна роза (или другой цветок) – идеальный объект для картины малого формата. Когда я пишу цветы, то, как правило, пользуюсь фотографиями. Весной и летом я хожу в городской сад и в розарий, где делаю сотни снимков, которых мне хватает на год, и фотографирую цветы в таком ракурсе, писать в котором с натуры было бы невозможно.
Жаклин Гнот предпочитает создавать изображения одиночных цветков. Она акварелист, и ее картины просто изумительны. «Я люблю цветы за их индивидуальность. Ни один из них не похож на другой, и каждый – неповторим. Розы мне нравятся за утонченную простоту, ирисы – за сложный рисунок жилок и внутреннюю глубину, а пионы – за обилие лепестков», – говорит она. Жаклин нравится работать по фотографии. Она считает, что ее цель – «запечатлеть момент идеального освещения», а поскольку реалистичная манера изображения требует немало времени, работа с натуры становится неоправданно сложной. «Использование собственных фотографий позволяет мне писать когда угодно и сколько необходимо», – замечает она.
Жаклин Гнот. Персиковый ирис. 2013. Акварель, бумага. 20 20 см.
Некоторые утверждают, что настоящие художники не пользуются фотографиями, но я (как и многие другие) считаю, что это не так. Я могла бы привести в пример множество потрясающих художников, работающих только по фотографиям. Важно понимать, что возможности камеры уступают возможностям человеческого глаза, но не менее важно осознавать сложности и недостатки работы с натуры. Вот несколько преимуществ создания натюрморта по фотографии.
• С помощью камеры вы можете запечатлеть такой ракурс, в котором не могли бы наблюдать объект, рисуя с натуры (например крупное изображение цветка, растущего в середине колючего куста).
• Если вы пишете по фотографии, вам не понадобится дополнительное пространство для создания постановки (и не будет необходимости в фотобоксе).
• В течение дня погода и уровень освещенности могут изменяться. Если для освещения постановки вы пользуетесь естественным светом, то фотография позволит запечатлеть самый удачный его вариант.
• Фотоаппарат поймает мелкие детали, которые могут ускользнуть из виду, если посмотреть на постановку под другим углом (например искажения предметов сквозь стекло).
• Нет необходимости торопиться при изображении предметов, которые быстро меняют свой внешний вид, таких как цветы и некоторые продукты (например редис).
Пополам и еще пополам. 2012. Масло, деревянная панель. 15 15 см.
Я обычно делаю снимок постановки на всякий случай, и затем работаю с натуры столько, сколько возможно. Я знаю, что камера не передает все богатство тональных соотношений и цветов, видимое глазу, поэтому стараюсь писать с натуры. Думаю, такая стратегия позволяет воспользоваться преимуществами обоих методов.
Если вы хотели бы попробовать себя в жанре натюрморта, но не знаете, где искать объекты для него, предлагаю вам несколько вариантов:
• Для начала оглядитесь вокруг. Возможно, дома, в частности на кухне, вас привлечет какой-то обычный предмет, который вы привыкли не замечать.
• Сходите в местный супермаркет или на рынок и присмотритесь там к продуктам, цветам, интересным упаковкам и банкам, сладостям и т. п.
• Посетите комиссионный магазин. Возможно, там найдутся подходящие тарелки, чашки, вазы, обувь, тканевые салфетки или наволочки и множество других вещей.
• Не забудьте о блошиных рынках и антикварных магазинах.
• Загляните в магазины тканей или товаров для творчества, там можно найти красивую ткань или бумагу для фона.
• Прогуливаясь, обращайте внимание на цветы, листья, камни и другие природные объекты.
• Расспросите друзей на предмет наличия у них симпатичных безделушек.
Упражнение «Натюрморт, первая проба»Пройдитесь по своему жилищу в поисках одного или нескольких простых предметов. Избегайте объектов со сложной фактурой или рисунком. Я бы советовала выбрать что-нибудь незатейливое: фрукты (целые или разрезанные), овощи, одноцветные чашки или кружки, тарелки, столовые приборы, вазы, цветы, тостер и т. д. Далее найдите ткань или бумагу для фона, желательно однотонную, и сделайте постановку. Попробуйте несколько вариантов освещения с разных сторон и под разными углами. Сравните, как композиция выглядит на низком столе и на высоком постаменте. Посмотрите на нее через видоискатель и попробуйте кадрировать по-разному (подробнее об этом способе – в главе 6). Не торопитесь, найдите такой ракурс, который покажется вам самым лучшим, и тогда приступайте к работе. Наслаждайтесь!
Пейзаж
Насколько мне известно, есть два основных подхода к работе над пейзажем. Один – живопись с натуры, пленэр, и другой – по фотографии. Первый способ я считаю лучшим для передачи нюансов пейзажа. Конечно, следует признать, что пленэру иногда сопутствуют солнечные ожоги и укусы насекомых, а движение солнца и облаков по небосклону способно совершенно изменить изображаемый вид. Если вы не запаслись всем необходимым для работы на натуре, первый опыт может стать малоприятным. Но как только вы разберетесь, что к чему, с большой вероятностью будете обращаться к этому способу снова и снова, и каждый раз он будет приносить радость.
Барбара Дженике – сторонник пленэрной живописи. По ее мнению, «ничто так не научит вас видению пейзажа, как присутствие в нем. Я стараюсь использовать каждую возможность для работы на натуре». Часто работая на открытом воздухе, Барбара сумела развить потрясающее чувство света. Хотя картина «Свежий воздух и солнечный свет» была создана по фотографии, очевидно, что она не была бы такой удачной без многих часов пленэрной работы. «Регулярная живопись с натуры, – говорит Барбара, – научила меня понимать, как на самом деле падает свет и ложатся тени в пейзаже. Камера с ее погрешностями неспособна правильно передавать светотени. Собираясь писать по фотографии, я обычно предварительно обрабатываю ее в Photoshop, чтобы она выглядела максимально приближенно к пейзажу, как я его помню».
Барбара Дженике. Свежий воздух и солнечный свет. 2013. Пастель, архивная бумага. 20 25 см.
Работа по фотографии – другой распространенный метод художников-пейзажистов. Робин Вайсс добивается отличных результатов как с натуры, так и с фотоизображения. Вот что он говорит: «Чем больше причин, по которым пейзажисты предпочитают работу с натуры, тем чаще я стараюсь выходить на пленэр. Камера неспособна передать информацию, которую мы получаем посредством глаз и других органов чувств. Несмотря на это, я уверен, что работа по фотографии ни в коей мере не должна смущать художника: качество результата не зависит от метода. Чем больше вы пишете с натуры, тем лучший результат вы получите, работая по фотографии». Иногда обстоятельства – погода, время и прохожие – делают невозможным выход на пленэр, и в этом случае работа в студии с фотографией будет идеальной альтернативой.
Робин Вайсс. Лыжня в Сноквалми. 2013. Масло, деревянная панель. 20 20 см.
Использование фотографий для живописи – значительно более комфортный способ работы, нежели пленэр, но очень важно осознавать, что возможности камеры по сравнению с возможностями человеческого глаза ограниченны, как уже говорилось выше. Для лучшего понимания вообразите себе, что видимый глазом диапазон тонов – это метровая линейка. Теперь представьте, что с каждого конца обрезали примерно по 30 сантиметров. То, что осталось, – это диапазон, доступный для передачи камерой. Неного, правда?
Возможно, вы и раньше замечали, что тени на фотографии кажутся черными или очень темными, а небо (или вид за окном) проваливается в белый. Это и есть «отрезанные концы» – самые темные и самые светлые тона.
Также, скорее всего, вернувшись из отпуска, проведенного в потрясающем месте, вы нередко обнаруживали, что фотографии вовсе не передают всей красоты увиденного. Так получается потому, что диапазон цветов, которые мы видим, и их насыщенность недоступны техническим возможностям камеры. Кроме того, цвета на фотографии обусловлены настройками фотоаппарата. Например, если вы снимаете в автоматическом режиме, камера по умолчанию считает, что сейчас – яркий солнечный день, даже если это не так, что значительно влияет на цветопередачу. (Для более реалистичного отображения цветов я использую режим «Р», который, к сожалению, есть не у всех фотоаппаратов.
«Серфингистка» кисти Рэндалла Когберна – великолепный пример пейзажа, основным объектом изображения которого является вода. Рэндалл в основном старается писать с натуры, но так уж вышло, что, хотя океан и служит предметом его восхищения, живет художник не на побережье. Поэтому ему приходится писать по фотографиям. «Живопись на пленэре – серьезное испытание. Но если картина получится удачной, вы испытаете с чем не сравнимое удовольствие. Это вы поймете сразу по тому, как вам удалось передать освещение и как тона облаков, неба, воды и суши дополняют друг друга», – рассказывает Рэндалл. Он полагает, что благодаря частым занятиям живописью научился «наблюдать, смешивать краску, класть мазок – и повторять это снова».
Рэндалл Когберн. Серфингистка. 2013. Масло, деревянная панель. 20 20 см.
Если раньше вы не писали в этом жанре, возможно, вам интересно, куда лучше отправиться на пленэр или где сделать хорошие фотографии для работы в студии. Могу предложить несколько идей.
• Посещайте парки (большие и маленькие, местные, городские или национальные), это кладези прекрасных видов.
• Поезжайте на автомобиле за город, там откроются потрясающие красоты: небо, облака, поля, амбары, ручьи, речки, холмы вдали, деревенские тропки и многое другое.
• На пляже найдется вдохновение для пейзажа с водой, дюнами, утесами, пещерами и т. д.
• Присоединитесь к местной пленэрной группе, чтобы ходить с ними в проверенные места. Вы всегда сможете рассчитывать на товарищескую поддержку. К тому же, возможно, они имеют организованный доступ в закрытые для посещения объекты частной собственности или предпринимают совместные творческие поездки.
Дин Шелтон. Этюд с облаками – 2. 2013. Акварель, бумага. 12 18 см.
Животные
Как вы, возможно, догадываетесь, животных особенно сложно рисовать с натуры, хотя некоторым это удается. Я также знаю нескольких человек, которые могут идеально нарисовать лошадь по памяти! Но если вы похожи на меня (обычного человека), скорее всего, вы предпочтете рисовать животное по фотографии.
Однако сфотографировать животное, точнее, сделать снимок, достойный увековечения на холсте, – также нелегкая задача. Животные пугливы, подвижны, их трудно заставить сидеть спокойно, они проявляют любопытство и никогда не хотят находиться там, где вам нужно.
Могу сказать, что время в этом случае – ваш единственный помощник. Лучшие фотографии животных получались, когда я подолгу возилась с ними в ожидании удачного момента. И тогда главная задача – успеть нажать кнопку!
Нади Спенсер в числе прочего замечательно удаются портреты животных. Желающим сделать удачное фото она советует: «Не завышайте ожиданий! Начинайте снимать, привлекайте их внимание, издавайте всякие звуки – и снимайте, как заведенные». Нади пишет портреты собак по заказам со всего мира, поэтому часто ей приходится пользоваться фотографиями, сделанными хозяевами. Клиенты готовы слать их в огромном количестве, и она выбирает те снимки, которые ей нравятся, иногда совмещая элементы с разных фотографий на одной картине. Как она говорит, «им трудно понять, чего я хочу от фотографии, поэтому лучший портрет получается тогда, когда они предоставляют мне возможность выбирать». Любовь Нади к собакам началась в четырехлетнем возрасте. «Любоваться прекрасным животным, общаться с ним посредством взгляда, чувствуя единение, – вот то, что я стараюсь делать с помощью кисти», – рассказывает Нади.
Нади Спенсер. Уиллоу. 2013. Акрил, холст. 40 20 см.
Рита Киркман также работает над изображениями животных по фотографиям. Маслом или пастелью Рита раз за разом создает волшебные произведения с богатой цветовой палитрой и выразительным освещением, такие как «Крольчонок». Она предпочитает фотографировать на ферме «в солнечный день, и лучше всего, если солнце находится низко и немного позади животного». Вот в чем секрет ее впечатляющих работ. «Если вы собираетесь снимать очень подвижных животных, таких как кролики или утки, камера с режимом серийной съемки, которая может делать несколько кадров в секунду, будет незаменимой! Просто нажмите кнопку и не отпускайте! Это почти так же, как снимать видео!», – советует Рита. Она также рекомендует «поворотный экран в качестве видоискателя. Это дает возможность снимать маленьких животных с высоты их роста, держа камеру в районе коленей, что избавит вас от необходимости сидеть на корточках. И вам не придется терять время, выпрямляя ноги, чтобы пуститься в погоню, если они вздумают дать стрекача».
Рита Киркман. Крольчонок. 2013. Пастель, пенокартон. 15 15 см.
Если вы еще не видели портреты кошек кисти Дайан Хоптнер, вас ждет приятный сюрприз. Ей удается передать ощущение мягкого, пушистого меха, а в качестве фона она часто использует гобелен, который идеально гармонирует с царственным видом кошек. Дайан считает, что сделать удачную фотографию сложно, потому что «мои кошки предпочитают проводить время, удобно развалившись и уставившись в пространство. Заставить их посмотреть вверх, вытянуть лапу или поиграть почти невозможно! Лучше всего снимать спереди на уровне земли или, чтобы получить интересный силуэт, немного сверху. Я рекомендую использовать дневной свет и делать гораздо больше кадров, чем планируется использовать». Дайан также советует устанавливать на камере режим «макро» для съемки с близкого расстояния и отключать вспышку, чтобы освещение было естественным.
Дайан говорит, что ей удалось повысить свой художественный уровень многочисленными портретами кошек. «Желание запечатлеть их постоянно чередующееся, то величественное, то проказливое поведение, избегая клише или чрезмерной умилительности, стало моей страстью. И это, в свою очередь, помогло мне изменить подход к живописи в целом».
Дайан Хоптнер. Кот-дракон. 2012. Масло, деревянная панель. 25 25 см.
Кэтрин Харли для создания динамичных анималистических портретов использует самые разные материалы – масло, пастель, уголь, акрил, гуашь. Своей целью она видит передачу «эмоций, индивидуальности и манер животного». Кэтрин делает большое количество фотографий, пока не убедится, что ей удалось поймать «подходящее для портрета выражение». «Мне также нравится снимать прилавки продовольственных рынков, особенно рыбные! Гораздо больше шансов сделать удачный кадр, если модель не двигается (и я рискую только тем, что меня сочтут сумасшедшей, которая фотографирует мертвую рыбу!)», – говорит она. Кэтрин считает, что писать рыбу с таких снимков – «почти как писать абстракцию, когда объект становится вторичным. Я могу сконцентрироваться на композиции, текстуре и цвете».
Кэтрин Харли. Свежая рыба – 1. 2013. Масло, деревянная панель. 25 25 см.
Если вы хотите попробовать себя в изображении животных, но домашних питомцев у вас нет, предлагаю вам несколько решений.
• Одолжите животное у друзей или сходите в парк, где выгуливают собак, и попросите разрешения у владельце сфотографировать их питомцев.
• Посетите контактный или обычный зоопарк – они не только для детей!
• Если пораньше приехать на животноводческий рынок, до начала активной торговли, можно сделать много интересных снимков коров, коз, овец и других животных.
• Можно попробовать опросить поставщиков фермерских продуктов, не позволят ли они провести день в их хозяйстве за съемкой животных (для убедительности покажите им свои работы).
• Опубликуйте в своем блоге объявление о том, что пишете портреты домашних животных, и предложите желающим прислать фотографии. Можно предложить подарить картину в обмен на то, чтобы вас порекомендовали своим знакомым.
Люди
Люди, пожалуй, самый сложный для изображения объект, особенно если вы поставите себе задачу передать внешнее сходство. Многие художники, пишущие ежедневно, предпочитают сюжеты с изображением людей, но не всегда они должны быть узнаваемыми. Иногда человек – второстепенный персонаж в картине. Я принадлежу к числу художников, увлекающихся изображением сценок из повседневной жизни, и для этих случаев предпочитаю обращаться к помощи фотографии.
Съемка в общественных местах требует сноровки. Люди часто бывают подозрительны. Если же просить разрешения сделать снимок, можно потерять время и упустить интересную позу. Я придумала несколько способов обращать на себя меньше внимания во время съемки (и, как следствие, не провоцировать негативную реакцию).
• Я стараюсь одеваться так, чтобы не выделяться из публики (выбираю одежду черного или приглушенного цвета и избегаю яркой бижутерии и аксессуаров).
• В качестве видоискателя я использую откидной экран фотоаппарата, поэтому для съемки мне не приходится подносить его к лицу.
• Я делаю максимальное приближение во время съемки или кадрирую снимки при последующей обработке.
• Для маскировки можно попросить друга попозировать рядом с выбранным объектом.
• Я снимаю не только объект, но и дополнительно окружающую обстановку.
Кэти Уэбер специализируется на сюжетах с участием людей. Она всегда берет с собой маленькую цифровую камеру и запасной аккумулятор к ней. Ее модель фотоаппарата включает лазерную подсветку непосредственно перед тем, как сделать снимок, но она нашла выход, заклеив лампочку маленьким кусочком непрозрачного скотча. Одна из моих любимых картин ее авторства – «Официанты ждут».
Кэти Уэбер. Официанты ждут. 2013. Масло, деревянная панель. 20 25 см.
Интересные сюжеты, в которых присутствуют люди, можно найти в самых разных местах. Вот несколько примеров.
• Уличные рынки и ярмарки.
• Деловые районы города.
• Пляжи.
• Аэропорты, железнодорожные станции и автобусные остановки (или интерьер общественного транспорта).
• Места, популярные среди туристов.
• Кафе и рестораны.
• Вестибюли гостиниц.
• Музеи и галереи.
Белинда Дель Песко избежала проблем, связанных со съемкой незнакомцев, поскольку предпочитает писать людей, которых знает лично. В поисках сюжетов с участием друзей и близких она просматривает семейные альбомы. «Мне кажется, что именно знакомые черты, жесты и выражения лиц невероятно интересно писать, рисовать и вырезать, потому что во время работы меня сопровождают мысли об этом человеке или обстоятельствах, когда была сделана фотография, как если бы они были здесь, со мной, в моей студии. Периодически я изображаю выдуманные лица и фигуры, но в них всегда обнаруживается сходство с кем-нибудь из друзей или членов семьи, потому что их черты хранятся в моей мышечной памяти, которая непременно вмешивается в творческий процесс».
Белинда Дель Песко. Уйти или остаться. 2013. Линогравюра и акварель. 5 10 см.
Белинда предпочитает писать по фотографии «в основном потому, что это привычный способ, а работа с натуры – совершенно другой коленкор. Мои друзья и члены семьи слишком заняты для того, чтобы позировать мне в течение часов или дней, которые требуются мне для создания картины». Когда я попросила ее дать несколько советов начинающим художникам, она порекомендовать писать портреты друзей и/или близких, если вы раньше этого не делали. «Поскольку вам уже хорошо знакомы их черты – глаза, улыбка, форма кончика носа, – нет необходимости изучать и анализировать лица, вместо этого можно сосредоточиться на передаче характера, – говорит Белинда. – Вы уже знаете, как их нарисовать, поэтому сконцентрируйтесь на том, что вы видите, что соответствует правилу: пишите то, что вы видите, не то, что знаете».
Еще один жанр изображения человека – портрет. В этом случае главная задача – добиться узнаваемости. Если чуть уменьшить расстояние между глазами или сделать рот немного шире, внешнее сходство может быть утеряно. При работе с натуры я рекомендую измерять пропорции с помощью кисти и пальцев (подробнее об этом – в главе 6). Если вы рисуете по фотографии, возможно, стоит воспользоваться сеткой, начертив одинаковое количество ячеек на фотоизображении и на рабочей поверхности. Также можно использовать фотопроектор, чтобы спроецировать фотографию на рабочую поверхность и обвести. Ни один из этих способов не является мошенническим, что бы там ни говорили!
Фелиция Маршалл создает очень живые портреты, в основном детские, и, как правило, работает по фотографии. «Я обожаю фотографию, – говорит Фелиция. – Живопись для меня – удовольствие. Но я не могу позволить себе роскошь посвящать ей столько времени, сколько мне хочется, и поэтому пользуюсь любой свободной минутой. Для меня писать по фотографии – просто спасение». Когда я спросила Фелицию, что привлекает ее больше всего в изображении человека, она ответила: «У каждого есть своя история. Но не все думают, что она достойна того, чтобы ее рассказать. Мне нравится ловить не те моменты, которые мы считаем неповторимыми и особенными, а те, которые кажутся обычными».
Фелиция Маршалл. Очки, какие очки! 2013. Масло, деревянная панель. 20 25 см.
Если вы хотите писать с натуры, но никто из знакомых не соглашается вам позировать, поищите местный класс рисования, для которого позируют модели. Они часто проводятся при университетах или в домах творчества. Так поступают многие художники, пишущие ежедневно, и потом успешно продают свои работы. Прекрасный тому пример – рисунок «Черный и белый № 24» Майкла Миколона, выполненный тушью. Майкл проводит такие классы в своей студии еженедельно и говорит, что «упражняться в рисовании человеческой фигуры – то же самое, что ходить в спортзал. Качается рисовальный мускул, и мастерство растет. Самое важное из того, что дало мне частое изображение обнаженной фигуры, можно сформулировать одним словом – выразительность. И это работает для всех жанров, рисунок – ключ к живописи».
Майкл Миколон. Черный и белый № 24. 2013. Тушь, картон. 32 24 см.
Всё обо мне. 2011. Масло, деревянная панель. 15 15 см
Упражнение «Автопортрет»Есть два способа справиться с этим заданием – с натуры и по фотографии.
1. Возьмите зеркало и установите его так, чтобы одновременно видеть отражение и рабочую поверхность. Пожалуй, это более сложный вариант из двух, поскольку удерживать определенное выражение лица на протяжении всего процесса работы достаточно сложно.
2. Сделайте несколько своих фотографий или попросите кого-нибудь сфотографировать вас. Я заметила, что, снимая сама себя, я решаюсь на более интересные выражения лица, – просто поверните камеру объективом к себе и экспериментируйте. Сделайте больше кадров, а затем напишите наиболее понравившийся.
Автомобили и здания
Старые автомобили, грузовики и тракторы – одни из моих любимых объектов для живописи, и мне кажется, что мое пристрастие к ним разделяют и дугие художники. Я знаю несколько мест в США, где их очень много (например Кинг Майн в Джероме, штат Аризона), и еще несколько припаркованы в разных точках маленьких и больших городов, но большинство располагаются на частной территории. Мудрый совет: если вы собираетесь попросить у владельца разрешение нарисовать его машину, формулируйте просьбу четко, главное – чтобы вместо «можно ли написать вашу машину?» ему не послышалось «расписать». А еще лучше – покажите несколько своих картин.
Майкл Нейплз – художник, пишущий ежедневно, в основном специализируется на натюрмортах, но иногда выдает великолепные картины с изображением старинных автомобилей. Он находит их, колеся по своему городку, и предпочитает фотографировать в свете закатного солнца, создающем красивую игру бликов и атмосферу. Майкл работает преимущественно по фото, потому что, как он говорит, «сейчас мой образ жизни таков, что я могу писать только ночью, когда солнце давно ушло». Его привлекают линии кузова, детали, сияющая краска и хром, но при этом ценность для него представляет «не конкретная марка или модель транспортного средства, а скорее освещение и композиция картины».
Майкл Нейплз. Старинный автомобиль. 2010. Масло, деревянная панель. 30 30 см.
Здания и дома – также популярные объекты среди художников, пишущих ежедневно. Я люблю проводить по нескольку часов или дней, блуждая по небольшим городкам и столицам или отправляясь на автомобиле на загородную прогулку в поисках интересных видов. У меня есть несколько золотых правил для таких вылазок.
• Будьте открыты всему, что видите. Смотрите непредвзято.
• Глядя на понравившийся вид, прищурьтесь, чтобы понять, насколько визуально интересны его тональные соотношения.
• Примите как факт, что, сколько бы фотографий вы ни сделали, полезными окажутся единицы.
• Позаботьтесь о запасе воды и еды: недовольный художник – неудачная поездка.
В эту категорию я включила также городской пейзаж, поскольку, так или иначе, это изображение здания или группы зданий. День, проведенный в скитаниях по центру города, для меня – блаженство, и я также пользуюсь перечисленными выше правилами. Удачные кадры можно сделать в любое время дня, но я предпочитаю эффектное освещение, которое можно поймать поздним утром или ранним вечером. На иллюстрации вы видите городской пейзаж, который написан по фотографии, сделанной в утренние часы в Сан-Франциско. Я назвала его «Затененный угол».
1. Фото, сделанное для картины «Затененный угол» в Сан-Франциско, 2013.
2. Затененный угол. 2013. Масло на деревянной панели. 15 15 см.
Хочу поделиться с теми, кто предпочитает работать по фотографии, простым трюком, который позволит разглядеть на вашем снимке детали в тени. Его суть в том, что затененные участки осветляются индивидуально, не затрагивая остальную площадь изображения. Я пользуюсь Adobe Photoshop, но аналогичная функция есть и в других программах редактирования изображений. В Photoshop она называется «тень/свет» и находится в меню «Изображение > Настройки». Откройте нужную фотографию в программе, а затем выберите в меню пункт «тень/свет». Появится диалоговое окно с двумя «ползунками» (один для теней, другой для света). На следующем примере верхнее изображение – это оригинальный кадр, а нижнее я высветлила, изменив положение «ползунка», регулирующего насыщенность тени (я передвинула его немного вправо, а настройки света не изменяла). Таким способом я обрабатываю почти все фотографии, с которыми собираюсь работать. Однако, если чрезмерно увлечься использованием этого инструмента, можно потерять контраст изображения, поэтому я оперирую им с осторожностью.
3. Фото окон в Сан-Франциско, до обработки.
4. Эта же фотография, обработанная в Photoshop с помощью функции «тень/свет».
Кристин Бэйл – прекрасный пейзажист, предпочитает писать с натуры. Главным для себя художник считает «понимание того, как свет работает в картине». Ей кажется, что пленэр – «лучшая студия для изучения света». Она пользуется фотографиями только как дополнением к наброскам, сделанным ею на натуре. Выбирая вид для картины, Кристин прислушивается к своему внутреннему голосу, и когда он говорит ей: «Здесь и сейчас!» – это значит, что «есть место, где можно расположиться, не слишком много внешних раздражителей, достаточно времени для работы над объектом и т. д.».
Главное – «правильно переданное настроение, а не фотографическая точность». Кристин написала восхитительный этюд «Радикондоли» во время своего пребывания в Тоскане.
Кристин Бэйл. Радикондоли. 2013. Водорастворимая масляная краска, бумага для масляной живописи. 15 20 см.
Многие художники увлекаются интерьерами. Популярностью пользуются изображения внутреннего убранства частных домов или публичных мест – музеев, галерей, железнодорожных станций, ресторанов, кафе и других. Можно пойти дальше и написать интерьер, например холодильника, как поступила Джо Маккензи, создав изумительную миниатюрную акварель «Холодильник – 2». Джо изображает самые разные объекты и говорит, что ей нравится пробовать что-то новое: «Чем более сложный я выбираю предмет, тем с большим рвением принимаюсь за работу. Потому что, если картина выйдет неудачной… ну что ж, я и не надеялась, что у меня получится. Зато если я добьюсь успеха, я буду счастливее, чем могла себе представить!» Джо также отмечает, что «неважно, если вы никогда не рисовали холодильник… Любой объект – это форма, тон и цвет… Нарисуйте их – и получится картина. Я живу этими моментами внезапных откровений».
Джо Маккензи. Холодильник – 2. 2013. Акварель, бумага. 18 25 см.
Я написала несколько интерьеров с натуры, но обычно предпочитаю делать фотографии понравившихся мест, где мне повезло побывать, а работаю над ними позже в студии. При этом я стараюсь помнить, что фотография содержит гораздо меньше информации, чем доступно зрению. Поэтому при работе по фото я себя ничем не ограничиваю и позволяю себе всякие художественные вольности. Могу исключить непонравившиеся линии, изменить цвет одного или нескольких объектов, упростить или ввести группу людей и т. д. Фотография работает на меня, а не я на фотографию.
Эрин Дертнер делит свое время между пленэром и работой в студии по фотографии. Но для работы в студии она использует немного модифицированный подход: «Поскольку я провела на пленэрах бессчетное множество часов, я знаю, какие коррективы нужно вносить при работе по фотографии. Тени, например, не черные, а состоят из многих тонов и цветов».
Эрин Дертнер. Приглашение отдохнуть. 2012. Масло, деревянная панель. 15 20 см.
Под прикрытием. 2012. Масло, деревянная панель. 13 18 см.
Упражнение «Изучайте окрестности»Возьмите свой фотоаппарат и прогуляйтесь недалеко от дома в поисках вида, который вас заинтересует. Старайтесь мыслить непредвзято. То, что на первый взгляд покажется уродливым, может оказаться сюжетом с потрясающе интересными цветами и тональными соотношениями. Делайте как можно больше кадров: на один хороший придется сотня негодных. Дома рассмотрите снимки на экране компьютера, с увеличением и в подробностях. Прищуривайтесь, чтобы понять, насколько интересная у каждого из них композиция и тональный рисунок (включите природное чутье). Выберите одну фотографию, кадрируйте ее и подберите поверхность с аналогичными пропорциями. Можно распечатать снимок или работать, глядя на экран компьютера (или планшета).
Абстрактные картины
Сама я не занимаюсь абстрактной живописью, но могу назвать себя ее ценителем. У меня абстрактное искусство ассоциируется с геометрическими формами, объединеными с цветом для создания интересного образа.
Рэндалл Типтон – великолепный художник из Портленда, штат Орегон. Его картины я назвала бы абстрактными пейзажами. Он заимствует природные элементы и объединяет их с воображаемыми, используя для работы разные материалы и поверхности. От созданных им красочных видов захватывает дух.
«Я не стараюсь изобразить пейзаж таким, каким он предстает взгляду. Объект картины – это мои эмоции, связанные с этим местом, – говорит Рэндалл. Я использую абстрактные элементы, чтобы усилить впечатление от объектов, которые привлекли мое внимание. В картине “Тихий ручей летом” я хотел передать оцепенение природы, когда в жарком воздухе почти ничто не движется и от земли поднимается легкий запах сырости там, где лежат тени. Изображая заболоченные участки, я наносил хаотичные мазки, символизирующие кишащую в них разнообразную живность. То, насколько я собираюсь отойти от реальности, обусловлено объектом и моими возможностями выделить те его стороны для зрителя, на которых я хочу сфокусировать внимание. Я считаю, что мои самые удачные работы лишь подразумевают пейзаж и передают ощущение от него, а не описывают его буквально».
Рэндалл Типтон. Тихий ручей летом. 2011. Масло, холст. 25 76 см.
Лиза Дэриа предпочитает рассказывать о знакомых объектах языком абстрактной живописи. Вдохновение для своих натюрмортов она находит в незатейливых цветах.
Она пишет акрилом крупными, широкими мазками в выразительном минималистском стиле. Ее картины просто завораживают взгляд, как «Беседа за столом».
Лиза Дэриа. Беседа за столом. 2013, Акрил, МДФ. 15 15 см.
Лиза никогда не делает предварительный рисунок до работы с краской, свою работу она описывает так: «Детали меня не слишком интересуют, поэтому я концентрируюсь на том, чтобы охарактеризовать увиденное, используя минимальное количество форм, мазков и цветов. Так получается абстрактная картина в свободной технике». Лиза создает свои миниатюры ежедневно, чем вдохновляет всех нас. «Каждый мой день отмечен картиной (даже Рождество!), – говорит она. – Я встаю в пять утра, чтобы поработать, и если времени у меня мало, я ограничиваюсь форматом 10 10 см. В молодости я заболела раком и сделала для себя вывод, что жизнь – это не только выживание. И маленькая, глубоко личная картина – кирпичик в стену, которая охраняет меня».
Элизабет Чапман – абстракционист в более традиционном смысле. Она объединяет выполненные акриловой краской объемные мазки разных цветов в обманчиво простые комбинации. Варьируя четкие и смягченные края и чередуя геометрические формы, она создает работы в малых и больших форматах, которые очаруют даже тех, кого не назовешь поклонником абстрактной живописи. Элизабет вдохновляют самые разные вещи, включая «музыку, виды и пейзажи, воспоминания, работы других художников, цвета, людей и даже хорошую еду». Когда я спросила Элизабет о процессе работы над картиной, она сказала: «Самым важным я считаю позволить картине направлять меня с самого начала. Попытки изменить что-то, что кажется органичным, приводят к разочарованию. Происходит диалог между художником и картиной, в ходе которого я вначале внимательно слушаю, а затем отвечаю с помощью линий, форм и цветов».
Элизабет Чапман. Пикантность. 2012. Акрил, холст. 20 20 см.
Некоторые художники выбрали для себя продуманный, абстрактный дудлинг, прекрасно подходящий для небольшого формата. Кармен Бичер – одна из них, автор картины «Карнавал» – небольшого шуточного рисунка, выполненного ручкой и тушью на бумаге.
Кармен Бичер. Карнавал. 2013. Ручка и тушь, бумага. 20 25 см. (по мотивам Zentangle).
«Как художник, пишущий ежедневно, – говорит Кармен, – я специализируюсь на рисунке, живописи и коллаже. Я стараюсь выделять время для освоения новых техник, но не слишком много, поскольку часов в сутках не столько, сколько хотелось бы. Если масляная живопись «не идет» или мне надоедает несколько дней подряд писать похожие объекты, я берусь за дудлинг и создаю собственные фантастические миры с помощью ручки. Это медитативный процесс, в котором невозможно предсказать, каким получится результат, как в рисунке «Карнавал», родившемся из большой загогулины».
4. Тональные соотношения
Тон – показатель того, насколько цвет темный или светлый, и, скорее всего, это самый важный элемент для убедительного изображения трехмерных объектов и создания визуально интересных работ, независимо от используемого материала! Это особенно актуально для художников, которые выставляют свои картины в онлайн-галереях, где маленькое изображение должно хорошо читаться, чтобы потенциальный покупатель захотел рассмотреть увеличенное изображение (и затем, возможно, приобрести). Тональное соотношение играет ключевую роль в том, насколько привлекательной выглядит картина, а следовательно и в том, будет ли она пользоваться успехом у покупателей.
Кроме того, создавая точное и визуально привлекательное тональное соотношение, вы приобретаете возможность экспериментировать с техникой, использовать искажения и преувеличения в чем угодно (пропорциях, цветах, манере и т. д.). Если вы умеете управлять тональным контрастом, весь мир будет у ваших ног.
Точность
Чтобы точно отобразить тональное соотношение, нужно постоянно сравнивать каждый тон со всеми остальными тонами вашего объекта, а не только тона, расположенные по соседству друг с другом, – это часто встречающееся заблуждение. Прищуривайтесь как можно чаще – я готова повторять это снова и снова. Запишите и повесьте себе на мольберт табличку «Прищурься!», и пока прищуривание не станет вашей постоянной привычкой и область вокруг глаз не покроется мимическими морщинами (это та жертва искусству, которую стоит принести!), не снимайте эту записку. Я предпочитаю закрыть один глаз, а другой прищурить. Некоторые мои студенты просто снимают очки.